Skip to content

Desafíos que enfrentan los cineastas independientes

Independiente es la única forma de arte verdadera; nadie duda de una bailarina, un escritor o un escultor independiente, pero cuando se trata de un estudio de cine independiente, el concepto de independencia parece inusual. Para ser independiente en la industria cinematográfica, es necesario estar libre de algo, comúnmente la matriz de empresas que dominan la producción y distribución de la producción cinematográfica en Estados Unidos. La mayoría de las producciones se realizan en Hollywood, un negocio multimillonario; y cualquiera que produzca una película fuera de esta exclusiva fábrica tiene que llamarse a sí mismo “independiente” para distinguirse del traje; sin embargo, siempre que una película se proyecte en cines comerciales o se transmita en televisión de pago o en red, “independiente” es un término relativo.

No es un secreto para nadie que la industria cinematográfica no es tan saludable y exitosa como solía ser. Hollywood ciertamente está prosperando, y el futuro de la industria está ligado al éxito del cine independiente, donde la mayoría del personal de Hollywood comenzó. Desafortunadamente, los cineastas independientes enfrentan varios desafíos, la mayoría de ellos han existido durante décadas, mientras que otros han aparecido recientemente debido a las nuevas tecnologías en la industria. La mejor forma de afrontar estos retos es aprovechándolos, para utilizar las debilidades a nuestro favor, aunque parezca absurdo.

Desafíos que enfrentan los cineastas independientes:

Dinero y Financiamiento

La mayoría de los productores independientes estarán de acuerdo en que la tarea más difícil es recaudar dinero para pagar la producción. La verdad es que recaudar dinero es la clave de cualquier película independiente, independientemente del puesto, la experiencia y los créditos anteriores de las personas involucradas. Para elegir el método que se ajuste Mejorar la producción es importante considerar factores como el tipo y tema de la película y la experiencia detrás del elenco y el equipo involucrado en el proyecto. Es común utilizar plataformas de crowdfunding para recaudar dinero o para asegurar subvenciones gubernamentales cada vez más esquivas para cortometrajes. De hecho, “la situación más beneficiosa para el cineasta sería recibir el 100% de los costos de la película de una venta de acciones a cambio de sustancialmente menos del 100% de los ingresos” en un rango del 25-50% según «The Independent Guía de Derecho y Empresa del Cineasta: Financiamiento, Rodaje y Distribución de Películas Independientes y Digitales «. Aunque la realización de películas debería ser comercialmente viable sin necesidad de financiación pública, es importante recordar que las personas u organizaciones invierten en las películas para obtener beneficios con ellas; por lo tanto, los presupuestos cinematográficos deben resistir el escrutinio de los inversores que buscan una producción rentable, así como una tasa de rendimiento razonable.

 

 

Revolución digital

La revolución digital ha transformado la industria cinematográfica, incluidos los procesos de producción, edición, posproducción, marketing y distribución. Estas innovaciones tecnológicas han obligado estudios de cine, bastante independientes entrado o no, para responder a la popularidad de Internet y al éxito de los nuevos plataformas guiadas por un potencial de lucro. De hecho, el uso generalizado de tecnologías de medios digitales ha resultado en reducciones considerables de costos, que han ayudado a crear más productos que compradores. Además, la asequibilidad de hacer películas en medios digitales ha aumentado la competencia. Varios cineastas temen la quiebra; sin embargo, el desafío para los cineastas es hacer películas específicas de un género único utilizando tecnología digital. El género es la única forma en que un comprador de películas y el gerente de marketing de una empresa de distribución pueden visualizar rápidamente el póster, el avance y la campaña de marketing de la película. La industria está cambiando hacia una más centrada en el consumidor, hoy en día los consumidores pueden disfrutar de podcasts, programas web y pueden acceder a ellos descargando o transmitiendo el producto. Es importante centrarse en los beneficios que ha traído la revolución digital, como la distribución mundial y el acceso instantáneo al producto final.

 

Declive de la narración innovadora

Hoy en día es más frecuente ver secuelas y remakes de historias que nos encantaron en lugar de nuevas historias para disfrutar. Parece que la industria ha llegado a un punto de fatiga en el que la falta de ideas es el denominador común, lo que genera bajas expectativas entre las audiencias; Además, la industria del juego, que se nutre de la tecnología digital, ha influido en la narración de historias en la industria cinematográfica. De hecho, la incorporación de técnicas de juego en términos de narración y visualización fortalecerá las películas; Es obligatorio que los estudios de cine independientes centren sus esfuerzos en una narración única, estas nuevas ideas se destacarán más que en el pasado.

 

Control creativo

En Hollywood, todo el mundo tiene un papel específico que cumplir, y hay un presupuesto para eso, pero en la industria del cine independiente es común tener recursos limitados. Un presupuesto bajo hace que las personas asuman múltiples roles para que una película se produzca al menor costo posible, como dijo el director Benjamin Dickinson: El mayor desafío que tuve al hacer la película fue simplemente que estaba usando demasiados sombreros. Esta falta de énfasis en la especialización significa que es menos probable que las personas desarrollen las habilidades especializadas que demandan Hollywood y las grandes agencias cinematográficas. En última instancia, es un acierto o un error, dependiendo de la capacidad del director para desempeñar múltiples funciones.

Esencialidad de las redes sociales

Las redes sociales se están convirtiendo en una parte esencial del paquete de una película, por eso es necesario adoptar una estrategia sólida de redes sociales para evaluar qué está teniendo un impacto. Hoy en día, tenemos más acceso que nunca a datos que pueden ayudar a los cineastas a comprender a la audiencia a la que están tratando de llegar y crear no solo conciencia, sino una mayor lealtad y compromiso a largo plazo; lamentablemente, los cineastas no recopilan y analizan sus datos de manera eficiente. Como ejemplo, ‘Paranormal Activity’ puede haber costado solo $ 15,000. Lo que compró Paramount no fue la película, sino la estrategia de redes sociales que el cineasta Orin Pelli desarrolló en torno a su película.

Distribución de películas

El modelo tradicional de distribución de películas ha funcionado bien para películas de gran presupuesto, pero para muchas otras películas de mediano, pequeño y micro presupuesto es casi imposible lograr los resultados deseados. Además, los cineastas independientes terminan compitiendo entre sí por una atención limitada y fragmentada. público debido al hecho de que se están haciendo demasiadas películas. En una sala de cine, las películas independientes enfrentan varios desafíos más que una película normal. Primero, deben esforzarse por distinguirse de las otras películas independientes que se estrenan al mismo tiempo. En segundo lugar, necesitan invertir en identificar eficazmente a su audiencia. Y en tercer lugar, deben ser dignos de la audiencia que pagará la entrada. Los cineastas independientes están comenzando a explorar Video On Demand (VOD) como método de distribución. Por lo tanto, permite a los cineastas llegar a audiencias más grandes con relativa facilidad, los servicios de transmisión no brindan casi el mismo rendimiento que las ventas físicas de DVD; por lo tanto, muchos cineastas independientes temen que esta tecnología pueda llevarlos a la quiebra si no logran atraer el mismo volumen que las grandes películas de Hollywood que atraen a millones de espectadores. Para superar este problema, los cineastas independientes a menudo desarrollan un h Estrategia de distribución híbrida que engloba los lanzamientos tradicionales con distribución online en plataformas como Netflix y Amazon Prime.

Conclusión

La industria del cine independiente está llena de desafíos, como se resume en este artículo. Los estudios cinematográficos normalmente enfrentan problemas para recaudar dinero para pagar la producción, hacer películas únicas específicas de género utilizando tecnología digital, incorporando técnicas de juego en términos de narración y visualización para hacer
películas más fuertes, asumiendo múltiples roles en una película para reducir los costos tanto como sea posible, entendiendo a la audiencia a la que están tratando de llegar y distribuyendo el producto final a través de diferentes canales. Si bien estos son desafíos que se pueden reconocer fácilmente, las soluciones parecen lejanas, ya sea para las propias empresas o para las agencias del sector público que apoyan a la industria. Desafortunadamente, la estructura y la economía de las producciones cinematográficas independientes no son adecuadas para construir empresas sostenibles, lo que genera una serie de desafíos serios que amenazan con limitar la creatividad de los cineastas y empujar a la industria aún más hacia las sombras. Es importante que la industria se concentre en encontrar soluciones a estos problemas urgentes. Como espectadores, simplemente disfrutamos del producto final sin comprender todos los desafíos a los que se enfrentaron los cineastas entre bastidores. Necesitamos interiorizar que hacer una gran película va más allá de trabajar muy duro y tener suerte; la verdad es que necesita amor, pasión, compromiso y mucha paciencia, sobre todo si hablamos de cine independiente.

 

Uso y concesión de licencias de arte en la industria del entretenimiento

¿Puedes ganarte la vida con las artes?

La mayoría de la gente puede pensar que es imposible sostener una buena vida que proviene de su arte; no obstante, se sorprenderá de lo exitosa que es esta industria cuando sabe cómo jugar sus cartas. El artista Rene Magritte dijo una vez: «La vida me obliga a hacer algo, así que pinto». El arte consiste en una diversa gama de actividades humanas que pueden ir desde la pintura o la escultura hasta la actuación o el baile, a pesar de qué forma de arte se adapta mejor a ti, puedes desarrollar fuentes sustanciales de ingresos a partir de ella.

La mayoría de los artistas venden su arte en galerías, pero hay muchas otras opciones en las que puede distribuir sus piezas, como licencias, venta en línea o trabajo con empresas de alquiler de arte; Créalo o no, estas agencias de alquiler operan alquilando obras de arte a clientes que pagan tarifas semanales, pero ¿quiénes son estos clientes y por qué están interesados en alquilar su obra de arte en lugar de comprarla? Simple, sus clientes están en la industria del cine. Entertainment Art describe la obra de arte utilizada en películas, juegos y programas de televisión, este tipo de arte está hecho para ayudar a la audiencia a visualizar y diseñar personajes, decorados, accesorios, atuendos / maquillaje y cualquier otra cosa necesaria para la producción. Jennifer Long, propietaria de Film Art LA, expresó que la mayoría de los presupuestos cinematográficos permiten entre $ 8,000 y $ 25,000 para obras de arte; su empresa paga específicamente el 40% al artista, toma el 40% y gasta el 20% restante para promover otras obras de arte. Haga sus números y se dará cuenta de que es un trato beneficioso para todos en el que siempre obtendrá ganancias de su obra de arte.

Conectarse con profesionales de la televisión y el cine

Hay varios factores que pueden ayudarlo a aumentar sus posibilidades de obtener su arte en la televisión y el cine; los decoradores y diseñadores suelen buscar obras de arte abstractas o minimalistas con colores neutros y de formato mediano a grande; Además, su obra de arte debe ser apropiada para encajar en la película, de modo que pueda ayudar a definir a los personajes; vivir cerca de una producción también es útil porque tiene un acceso más fácil a las empresas de producción; sin embargo, lo que realmente importa es que tiene que ser un profesional con quien sea fácil trabajar.

La licencia de su arte crea otra fuente de ingresos

Otra forma de generar ingresos adicionales a partir de su arte es mediante la concesión de licencias; este proceso se define como el derecho a usar una propiedad protegida legalmente en un acuerdo con un producto, promoción o servicio; regularmente, el mercado paga entre el 4% y el 30% en regalías al artista por cada impresión vendida y un pequeño porcentaje por su encuadre. Lo bueno de las licencias es que es un generador de ingresos residuales continuo que ayuda a llenar los vacíos cuando las ventas de arte están a un ritmo bajo. Hay infinitas posibilidades de productos que se pueden licenciar; como artista, tienes el potencial de crear tu propia marca y ofrecer más que tus impresiones, pero todo, desde coleccionables, decoración del hogar o cualquier cosa que se te pase por la cabeza.

¿Cuál es el tipo de arte que se necesita con más frecuencia para la televisión y el cine?

Las empresas buscan temas o patrones que puedan utilizar en varios de sus productos; por lo tanto, divida su trabajo en conjuntos para que pueda ofrecer diferentes productos. Además de expandir su marca, también necesita protegerla; leer libros, sitios web y blogs sobre cómo los artistas pueden licenciar su arte; este conocimiento lo ayudará a negociar sus tarifas y proteger sus derechos; define cuáles son tus objetivos y a quién le estás vendiendo, esto determinará qué producto quieres lanzar y con qué empresas quieres trabajar; Hágales saber a estas empresas que existe, escríbales una carta significativa que describa su trabajo y sus intereses, muéstreles cómo pueden beneficiarse de su trabajo; cree una lista de las empresas con las que ha contactado y las que desea contactar; cree un portafolio para exhibir su arte y cómo puede encajar con diferentes productos; haga un seguimiento de sus propuestas, envíeles un correo electrónico de seguimiento después de dos semanas a un mes, considerando que pueden estar demasiado ocupados; Conéctese con las personas adecuadas, use las redes sociales para interactuar no solo con amigos sino también con posibles clientes.

Como artista, puedes protegerte y seguir promocionando tu arte.

Otra forma de proteger su obra de arte es mediante la redacción de textos publicitarios. Esta forma de propiedad intelectual proporciona a los artistas las obras originales de autoría, que incluyen obras literarias, dramáticas, musicales, artísticas y otras obras creativas. No importa dónde coloque su arte, siempre que no esté destruyendo ninguna propiedad, tenga la propiedad sobre su trabajo y tenga el derecho de protegerlo. El graffiti es un gran ejemplo de este asunto; a pesar de que el arte callejero es una forma ilícita de arte público, encaja perfectamente dentro de la ley de redacción publicitaria porque tiene un mínimo de creatividad y se puede fijar en cualquier medio de expresión tangible. El distrito Wynwood de Miami se ha convertido en un punto de acceso para el arte callejero donde todos toman fotografías de hermosas paredes; sin embargo, muchos fotógrafos, periodistas y blogueros se preguntan si se exponen a responsabilidades cuando fotografían estas artes de la calle, pero ¿por qué? La verdad es que todo depende de lo que hagas con las fotos que tomaste o del propósito de esas fotos; no habría ningún inconveniente si tomara fotografías del arte para fines personales; no obstante, si los tomara con fines comerciales, como podrían hacerlo fotógrafos, periodistas y blogueros; entonces, debería pagar regalías por usar esas fotografías de obras de arte; si no lo hace, los autores de estas obras de arte tienen derecho a demandarlo.

Compensando al artista cuando usa arte en televisión y medios cinematográficos.

«El arte es una de las partes más difíciles de lo que hacemos para una película», dice Ellen Brill, decorador de platós nominado al Emmy en ocho ocasiones que diseñó Home Again. «Realmente es.» Encontrar la obra de arte adecuada con autorización legal para aparecer en la pantalla puede ser un verdadero desafío. Art Clearance se ha vuelto cada vez más crítico en los últimos años, lo que ha hecho que los estudios de cine y los artistas se tomen este asunto en serio. Según la Ley de extensión del plazo de derechos de autor de 1998 (una extensión de la Ley de derechos de autor de 1976), las obras de arte generalmente pasan al dominio público 70 años después de la muerte de un artista, lo que significa que el propietario de la obra de arte conserva los derechos de exhibición y uso de sus obras. trabajar hasta ese momento. Antes de que cualquier obra de arte se use en películas, videos o programas de televisión, debe ser aprobada, lo que significa que debe obtener la aprobación con derechos de autor del propietario de la obra de arte, en lugar de artistas, galerías, propiedades, etc. Como era de esperar, los artistas quieren que se les pague por su trabajo y los estudios quieren pagar un precio que se ajuste al presupuesto. Una forma de facilitar las cosas es trabajar con empresas de alquiler de arte, o galerías de arte, como se mencionó anteriormente en este blog, debido a que trabajan como intermediarios que protegen tanto al artista como al estudio, de demandas relacionadas con derechos de autor. ; por lo tanto, no es obligatorio trabajar con estas agencias, seguramente te ayudarán en el camino para que tu arte aparezca en la televisión y el cine, asegurándose de que esté autorizado.

Por qué los profesionales de la televisión y el cine deberían utilizar el arte como parte de un escenografía

No importa si se trata de un comercial de televisión, un video musical o una película, la escenografía es necesaria para dar vida a una escena basada en la narrativa que el director quiere; Los escenógrafos son los encargados de diseñar y crear el entorno físico en el que se desarrollará toda la acción durante la producción, estos profesionales convierten dibujos e ideas en los escenarios más realistas para ayudar a los actores a interpretar las escenas perfectas.

La obra de arte juega un lugar extremadamente importante al diseñar el set, todo lo que ves en la película fue cuidadosamente compuesto para afectar tu experiencia de visualización de manera subconsciente. Los cineastas usan el color para establecer el tono de una escena, para hacer sentir a la audiencia, para mostrar el viaje de un personaje o para comunicar las ideas de una película. El rojo se usa para expresar poder, pasión, ira, amor o peligro; el rosa denota inocencia, dulzura, feminidad, empatía o belleza; el naranja se asocia con sociabilidad, simpatía, felicidad, juventud o exotismo; el amarillo significa locura, enfermedad, inseguridad, obsesión o ingenuidad; el verde representa la naturaleza, la oscuridad, la inmadurez, la corrupción, el peligro u ominoso; el azul simboliza el frío, el aislamiento, la melancolía, la calma o la pasividad; y el púrpura comunica fantasía, erotismo, siniestro, místico, ilusión o etéreo. Además de jugar con la mente a propósito, los cineastas también juegan con su presupuesto; Todo este uso del color no solo ayuda a crear el tono perfecto para una escena, sino que también ayuda a los cineastas a reducir los costos al no tener que construir todo lo necesario para dar vida a una escena completa. Como se mencionó anteriormente, obtener todos los permisos con derechos de autor es un arte en sí mismo; a veces es más fácil y más barato hacer que el escenógrafo pinte algo que se ajuste a lo que sería la escena, aunque tenga un aspecto diferente al de una obra de arte genuina; otras veces el arte ya está ahí, por ejemplo, cuando se filma en exteriores como condominios de lujo, edificios, calles famosas, bosques, etc; algunas áreas te permiten filmar allí a cambio de créditos en la película, otras son permisos gratuitos, pero la mayoría de ellas pueden costar miles de dólares al día para filmar.

Usar el arte en el cine es una victoria tanto para los artistas como para los profesionales del entretenimiento.

Las películas a menudo se consideran una forma de arte; son el producto de ordenar elementos simbólicos de una manera que influye en los sentidos y las emociones; desde dentro son una combinación de diferentes ramas del arte como la música, la alfabetización, el teatro, la escultura y el jadeo. El uso de obras de arte en películas puede ayudar a reducir el costo de las producciones, ya que los diseñadores de escenarios tienen menos para vestirse en el set; además, ayuda a los directores a capturar mejor una escena haciéndola fiel a la vida; Esta práctica también es una forma excelente de informar a la audiencia sobre quién o cómo es el personaje, ya sea bellas artes, graffiti o arte abstracto, el uso de obras de arte en películas es una victoria para los artistas y los profesionales del entretenimiento, ya que ambos ayudan en afectar las emociones de la audiencia.

Volver arriba